Thursday, July 31, 2008

MAXIMUM PERCEPTION : 
CONTEMPORARY BROOKLYN PERFORMANCE




Maximun Perception es un festival de performance organizado por la ENGLISH KILLS ART GALLERY y comisariado por Peter Dobill y Chris Harding.

Es la primera vez que un evento cubre todo el rango del arte de accion contemporaneo que se produce en Brooklyn. Con mas de 30 artistas que realizaran unas 20 performances, pretende crear un dialogo entre los propios artistas y toda la comunidad artstica de Brooklyn.

Un dato curioso es que, para evitar seguir viendo las performances en video o en foto (como suele ser mas que habitual en este tipo de arte), la galería ha creado un horario en el que, sea cual sea la hora a la que se acuda, siempre va a haber una performance sucediendo en ese momento.

La lista de participantes es: Ambert Alert, Rob Andrews, Elaine Angelopoulos, Lydia Bell, Matthew Blair, Ryan Brown, Ian Campbell, Alex Chechile, Andrea Cote, Peter Dobill, Holly Faurot + Sarah H. Paulson, Ximena Garnica + Shige Moriya, Andrew Hurst, Naoki Iwakawa, Amery Kessler, Marni Kotak, Sujin Lee, Evelyn Lewis, Melissa Lockwood, Jill Mcdermid, The Mercury Twins (Emcee C.M., Master Of None And Huong Ngo) With The K.I.D.S., Marissa Mickelberg, Jeremy Slater, Mark Stafford, Lech Szporer, Matt White, y Jen Zak.

A modo personal permitidme que os recomiende que no os perdáis las poderosas performances de ROB ANDREWS (no siempre aptas para todos los públicos) y las de PETER DOBILL.

El festival tendrá lugar en la galería ENGLISH KILLS ART GALLERY del 16 de Agosto al 7 de Septiembre. Para mas información sobre el evento y los artistas, pichad AQUÍ.

AFTER DARK
en el Guggenheim



Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el GUGGENHEIM de Nueva York lanza su fiesta AFTER DARK. Una autentica experiencia; Música de DJ ALEX MOULTON (synth-pop, prog-rock, funky) entre las esculturas de LOUISE BOURGEOIS. Suena MUY bien.

DAVID BYRNE: PLAYING THE BUILDING




CREATIVE TIME presenta esta maravillosa obra de DAVID BYRNE llamada PLAYING THE BUILDING (Tocando el Edificio). Se trata de una instalación interactiva, que ocupa más de 800 metros cuadrados, con la que el artista transforma el famoso Battery Maritime Building (Lower Manhattan) en una gigante escultura de sonido la cual, es creada por los propios espectadores.

El proyecto consta de un órgano antiguo, situado en el centro del edificio, que controla una serie de artilugios que se activan al tocar las teclas. Estos artilugios están situados en algunos de los elementos estructurales (tuberías, radiadores, vigas…), de manera que con cada tecla que es pulsada, se crea una vibración o un golpeo de la estructura, y por tanto un sonido.

Esta gigantesca instalación estará abierta al publico hasta el 24 de Agosto. En la web de CREATIVE TIME hay varias fotografías y un video que explica este interesante proyecto.

Wednesday, July 30, 2008

STATIC COLLECTIVE: CORRIDOR OF UNCERTAINTY



Los chicos de STATIC COLLECTIVE han sacado una nueva pieza que ya esta a la venta vía AMILAS.

Se trata de “Corridor of Uncertainty"” una yuxtaposición de juego, orden y caos en la calle. La técnica parece estar a medio camino entre las fotocopias y el collage (aunque es una serigrafía), siguiendo muy en la línea de sus anteriores trabajos. Me gusta el hecho de que en una de las fachadas de un edificio, han colocado su imagen mas reconocible; la silueta del helicóptero sosteniendo un enorme candelabro.

Los datos técnicos son: 50 cm x 50 cm. Serigrafía de siete colores. Acabado en spray de tres colores, más otro acabado de spray dorado, mas toques en acrílico. Edición de 75 serigrafías, firmadas, numeradas y con sello seco. Precio: 95 Libras.

Una Exposición: SUSAN HEFUNA, “KNOWLEDGE IS SWEETER THAN HONEY”





La prestigiosa GALERIA ALBION de Londres ha abierto una “sucursal” en el corazon de Manhattan. En concreto, en el fashionista barrio de SoHo (102 Prince Street). Para ello, ha empezado a lo grande… a lo muy grande; nombrando a David Ross (ex director del Whitney Museum) como responsable de este nuevo espacio.

El primer paso de este nuevo director ha sido el mostrar la obra de la interesante SUSAN HEFUNA; Egipcia de nacimiento y alemana de adopción. El trabajo de esta artista multidisciplinar esta presente en las mas importantes colecciones de medio mundo.

La exposición que se puede ver (y comprar!!) en la Albion, se compone de varias obras echas en hierro a modo de rejas de ventana o algo similar y también, instalaciones de sus ya famosas vitrinas que muestran objetos “artísticos” encontrados. Sus dibujos, en blanco y negro, parecen rústicos diagramas de plantas de edificios. Todo con un sentido nostálgico y exótico que trae a la mente la situación de países del oriente medio, presentándolos en una de las zonas mas chics del mundo…

Tuesday, July 29, 2008

Una artista: KATHARINA FRITSCH





Katharina Fritsch (1956) está considerada como una de las revelaciones de los últimos veinte años en el terreno de la escultura. Escultora alemana. Se forma en Dusseldorf con el escultor Fritz Schwegler. Su obra, kitsch y solemne a la vez, ha sido puesta en relación con tendencias como el minimalismo o el arte conceptual , y también se ha señalado la afinidad de algunas de sus piezas con las del español Juan Muñoz. Sus instalaciones producen sobre el espectador una mezcla de familiaridad e irrealidad. Son piezas de extremo realismo y cuidada confección, en las que se introducen variaciones de escala y color. Algunas de sus obras más conocidas son El rey rata (1993), monstruosa reunión de ratas de tamaño monumental, o Heart of money (1998-2000), un gran campo de monedas dispuestas en forma de corazón.

En 1995 participa en el pabellón alemán de la Bienal de Venecia junto con Thomas Ruff y Martin Honert. Su obra ha podido verse en importantes centros y museos internacionales como el Museum of Modern Art de San Francisco, la Tate Modern de Londres, la Fundación DIA de Nueva York, el Kunsthalle de Dusseldorf, o el MCA de Chicago.

Sus obras están suelen estar diseminadas por medio mundo y en constante viaje. Ahora mismo, en Nueva York, su trabajo se puede ver en la MATTHEW MARKS GALLERY, en una exposición colectiva que tiene por titulo “Painting: Now and Forever, Part II” (hasta el 15 de Agosto). También, y durante el próximo mes de agosto, el trabajo de esta escultora alemana estara expuesto al publico en el Museum für Moderne Kunst de Frankfurt, la galería Marta Herford, Herford (Alemania) o en el Villa Manin Centre for Contemporary Art de Codroipo, Italia, entre otros.

Monday, July 28, 2008

Una Exposición: INKY DREADFULS de MICHAEL MARARIAN





La Galería COREY HELFORD (Culver City, California), esta exponiendo hasta el 9 de Agosto, la intrigante obra de MICHAEL MARARIAN.

La obra de Michael Mararian (Andover, MA 1965) mezcla de una manera sorprendente conceptos infantiles e inocentes, con situaciones aterradoras que destilan grandes dosis de un humor realmente negro. Usando siempre a niños como protagonistas, su particular mundo expresa un miedo a la perdida de la inocencia y al mundo moderno. Técnicamente, su pintura es perfecta; usando lápiz y tinta casi en exclusiva.

Mararian es hijo único y ya desde pequeño le gustaba jugar al teatro, con muñecos y marionetas. Pronto comenzó a interesarse por el arte, y a aprovechar sus largos ratos de soledad en Massachusetts, en tratar de aprender a dibujar de forma autodidacta. Se graduó en el programa de Arte y Teatro de la Universidad de Bridgeport y después, también estudio arte en el Arts Student’s League de New York. Actualmente reside en Brooklyn con su mujer y sus dos gatos… sin niños.

Sunday, July 27, 2008

Una Foto: ANN ARBOR, MI



Porque el Street Art puede ser algo tan sencillo y potente como lo que nos muestra esta imagen, he visto esta foto en la web de WOOSTER COLLECTIVE y no me he podido resistir a postearla.

Saturday, July 26, 2008

Una Exposición: LAUREL HAUSLER





La Gallery in The Woods de Brattleboro (Vermont), presenta una interesante exposición con nuevos trabajos de la neoexpresionista LAUREL HAUSLER, bajo el titulo My House is Haunted: 20 Rooms (mi casa esta embrujada: 20 habitaciones).

Estas 20 pinturas exploran experiencias propias vividas por la artista. Cada pieza representa una habitación de un hipotética casa encantada. Así, se trata de imagines misteriosas, a medio camino entre bellas y claustrofobias. Realizadas con ricos empastes de óleo que recuerdan a los grandes expresionistas americanos en la forma y a Munch o Bacon en la idea.

Los personajes que se encuentran en las diferentes estancias, se rodean de una inmediatez onírica, haciendo que el espectador se sumerja en los diferentes ambientes, tratando de imaginar que es lo que se interrumpe y porque.

Laurel Hausler es una escultora y pintora bastante reconocida en los Estados Unidos. Nacida en Virginia en 1977, su máxima siempre ha sido relatar o exponer experiencias que viven las mujeres en un mundo caótico; quizá porque ella también ha tenido una vida de lo mas variopinta (a pesar de su juventud). Lauren ha trabajado como periodista, cuidadora en un zoo e incluso tarotista. De ella se dice que tiene un estilo que mezcla influencias de Joseph Cornell, Frida Kahlo, Edward Gorey y Francis Bacon.

Sus trabajos, figurativos, son bastante oscuros y están fuertemente influenciados por la imaginaria religiosa con la que convivió mientras estudiaba en escuelas católicas. Licenciada en literatura, es totalmente autodidacta en las artes.

Friday, July 25, 2008

Una Exposición: NEW YORK, NEW YORK de HUGO FONTELA





El joven pintor asturiano HUGO FONTELA, considerado uno de los más prestigiosos artistas españoles actuales, expone hasta el 21 de Septiembre en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo de Gijón, un total de 66 obras bajo el título 'Hugo Fontela: New York, New York'.

La exposición permite contemplar la evolución y el trabajo de un joven pintor y su visión de una de las ciudades más atrayentes, complejas, contradictorias y evocadoras que existen, y que ha sido objeto de la visión singular de los grandes artistas de la pintura, la música, la literatura y el cine.

Hugo Fontela nació en Grado en 1986. Ya desde niño sentía un gran interés por el dibujo y la pintura, pero no será hasta el año 2001, con 14 años, y de la mano del artista asturiano Amado Hevia "Favila", cuando ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. En ella aprendió a pintar de una forma académica, lo que le llevó a recibir el Premio Extraordinario al Mérito en las Artes, que se otorga a los alumnos más sobresalientes. Abandona dicha escuela, en junio de 2002, con 16 años, a la vez que finaliza la enseñanza secundaria obligatoria.

Posteriormente Fontela inicia en la Escuela de Arte de Oviedo el bachillerato artístico, con el objetivo de estudiar la licenciatura de Bellas Artes. A partir de ese momento se integra paulatinamente en el mundo del arte, combinando su formación con una activa participación en la vida artística del Principado.

En 2004, a pesar de obtener la calificación necesaria para ingresar en la faculta de Bellas Artes, el artista decide trasladarse a estudiar a la conocida escuela The Art Students League de Nueva York. Ya en Estados Unidos, en noviembre de 2005, obtiene, en su vigésima edición, el Premio BMW de Pintura, uno de los más prestigiosos de España.

Tras recibir este galardón, asiste como artista invitado, junto al canario Juan Hidalgo, a la XVIII Bienal de Arte Contemporáneo Ciudad de Zamora. Asimismo, recientemente ha recibido el premio al mejor artista de la feria ESTAMPA 07, concedido por la asociación de críticos de arte de Madrid, situándose así como uno de los protagonistas del joven arte español.

Thursday, July 24, 2008

BANKSY RESPONDE



Acabo de visitar la web de BANKSY y me he sorprendido bastante al ver que ha respondido a los numerosos rumores, surgidos en los últimos días, acerca de su identidad. Eso si, no me ha decepcionado su comentario… muy bueno, siempre… Banksy.

Traducido: “Por favor, entended: No puedo comentar quien puede ser o no puede ser Banksy, pero cualquiera descrito como “un buen dibujante” no suena muy Banksy en mi opinión”.

Una Exposición: CINDY TOWER




CINDY TOWER se ha pasado los últimos años explorando astilleros, puertos y viejas fabricas en busca de ruinas que le inspiren a pintar sus gigantescos lienzos. Siempre ha sentido una especial fascinación por el proceso de fabricación de diferentes objetos y a la vez, cierta nostalgia de los tiempos de la artesanía.

Sus ultimas imágenes de ruinas industriales pertenecen a remotos lugares de Texas, Connecticut y Brooklyn. Siempre con un especial énfasis en el mundo naval; ha hecho numerosas pinturas en la sala de motores del mítico SS Diamond, anclado (y medio abandonado) en el State Port de Huston. También ha retratado numerosos rincones del área de Williamsburg, actual epicentro de una nueva escena artística aquí, en Nueva York.

Su método creativo es muy similar al de los impresionistas franceses, ya que le gusta pintar en el sitio, copiando de lo que observa, pero filtrando esa realidad a través de su propia experiencia.

Bajo el título "Factory" sus obras están, hasta el día 27 de Agosto, en la Galería Haven Art del Bronx. Para mas información, haz clic AQUÍ.

Wednesday, July 23, 2008

Una Artista: LAURIE LIPTON





LAURIE LIPTON es una inquietante artista nacida en Nueva York, que ya empezó a dibujar cuando tenia solo cuatro años. Fue la primera persona en graduarse en la Universidad Carnegie-Mellon de Pensilvania con la licenciatura de Bellas Artes, especialidad dibujo (cum laude!!). Ha vivido en diferentes países como Holanda, Francia, Bélgica, Alemania… pero en 1986 se estableció en Londres, donde todavía reside.

En su trabajo, ha desarrollado un estilo hiperrealista basado en las pinturas religiosas de la escuela flamenca, aprendiendo de forma autodidacta la técnica y el estilo de los maestros del XVII, a base de copiar durante horas a Durero, Memling y Van Eyck. Goya o Diane Arbus son otras de sus influencias.

Se le ha llamado la “dibujante tétrica” o “ la artista del terror” entre otras joyas y es que su estilo es una mezcla de surrealismo, realismo, inocencia, terror… Sus imagines están protagonizadas por personajes monstruosos inmersos en mundos surrealistas de violencia, sexo y muerte. Y todo, realizado con una técnica impecable que solo usa tiza y lápiz sobre papel.

Esta incansable dibujante no para de hacer exposiciones por todo el mundo. Ahora mismo, colabora en la colectiva “In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor"” En el Laguna Art Museum de Laguna Beach (California), en la también colectiva “Hi Fructose. Group Art Exhibition” en la Copronason Gallery de Santa Mónica (Califronia).

Tuesday, July 22, 2008

BOOK STORE de RED GROOMS




En 1979, Red Grooms creo una “librería” muy particular para el HUDSON RIVER MUSEUM. Pintura, escultura, instalación… cualquier apelativo es valido para esta gigantesca maqueta tridimensional pintada en colores chillones. Tras una larga y compleja restauración, el museo ha vuelto a instalar esta divertida pieza en su emplazamiento original.

La “librería” incorpora muchos de los temas clásicos de Groom; la relación del comercio y el arte, las clases sociales, la diversidad de la población de Nueva York y sobretodo, la tridimensionalidad del espacio, que hace que el espectador se meta, literalmente, dentro de las obras de este genial artista.

Un aspecto curioso de esta pieza es que se trata de una de las poquísimas en las que Groom utilizó figuras de vinilo. Dichas figuras están pintadas desde dentro, como si se tratara de vidrieras medievales, y luego rellenadas y cosidas, como si fueran las piezas de un taxidermista.

Nacido en 1937 en Nashville, Tennessee, este pintor estadounidense es conocido por sus exuberantes representaciones de la vida urbana dentro del Pop Art. Ya desde sus inicios en producciones teatrales, Grooms hizo de su arte un auténtico espectáculo. Los medios teatrales y cinematográficos, las escenografías y las actuaciones en vivo son tan importantes en Grooms como la pintura, la escultura, los pinceles, el cartón y el lienzo. Sus trabajos son en realidad, collages de materiales diversos que pasan desde la pura bidimensionalidad a las distintas posibilidades de las tres dimensiones, actuaciones en vivo, películas... Su imaginación inacabable va unida a una rica comprensión de la condición humana.

Red Grooms, que pertenece a la galería Marlborough, es la prueba de que el arte puede ser divertido.

Una exposición: 183 EXPOSICION ANUAL de la NATIONAL GALLERY



Aunque nunca he sido muy amigo de las academias y/o los academicismos, he de reconocer que la muestra que ofrece estos días la NATIONAL ACADEMY de Nueva York es bastante interesante. De carácter bienal, se trata de una buena visión del arte contemporáneo Americano que cuenta con más de 125 artistas.

Al tratarse de artistas emergentes y nuevos, la exposición comprende muy diferentes técnicas, ideas, formatos, etc. La selección de autores se hizo sobre un numero de unos cuatrocientos, y fue elegida por un comité de siete comisarios pertenecientes a esta Academia Nacional Americana. Entre otros, podemos encontrar obras de José Bedia, Leonardo Drew, Ming Fay, Maria Elena González, Steven Holl, David Reed, David Row, Sean Scully, James Wines, Betty Woodman…

Monday, July 21, 2008

Una Exposición: Las BLACK PAINTINGS de JEAN MIOTTE




JEAN MIOTTE es uno de esos artistas tratados de manera muy injusta por los medios de comunicación e incluso por las instituciones. Siendo uno de los padres del informalismo, su obra ha sido un referente para muchos artistas. Ahora, y hasta el 6 de Septiembre, el CHELSEA MUSEUM de Nueva York, ofrece una exposición con uno de los grupos de obras mas interesantes de este artista; sus Black paintings o Pinturas Negras.

La abstracción para Jean Miotte, nunca ha sido una exposición o una representación de su propio interior, como es frecuente en muchos artistas gestuales, si no todo lo contrario. Miotte pinta de manera ética y como un compromiso con el mundo que le rodea. Trata siempre de conectar con lo injusto de la vida de una manera comprometida y a veces política, para representar lo que le sugiere el entorno en el que vive. Así, sus pinturas negras, realizadas en dos tandas diferentes, corresponden a la cruel represión de Hungría por parte de las tropas Soviéticas en Budapest (1956) y a la visita de Miotte a Beirut, Líbano en donde fue testigo de las consecuencias de 20 años de guerra.

En ambos casos, Miotte abandona el rico cromatismo que le caracteriza para crear de manera monocromática en el primer caso, y de manera tremendamente gestual en el segundo. Estas dos formas de trabajo son las que explora esta exposición, reunida por el Mücszarnok Museum de Budapest como conmemoración de la Revolución de 1956 y que ya ha viajado por varios museos europeos.

Son obras de signos enérgicos, casi caligráficos, cuyos chorros líquidos y saltos de pintura sugieren movimiento a la vez que se alejan de la corporeidad. El baile, el movimiento y la música han sido, de hecho, influencias decisivas y constantes en su trabajo. Muchas veces, su manera de usar la pintura negra aplicada sobre superficies blancas o desnudas, nos recuerda a la caligrafía oriental.

Para más información sobre esta exposición, haz clic AQUÍ.

Una Exposición: CHARLES MATTON






La Galería FORUM de Nueva York ofrece estos días una interesante exposicion con once nuevas piezas del artista francés CHARLES MATTON.

Se trata de elaboradas y detalladas construcciones en cajas; dioramas tridimensional de espacios arquitectónicos interiores realizados en miniatura, con una precisión increíble.

Entre otras, se pueden ver las escenas de la biblioteca de James Joyce, los estudios de Edward Hopper o Lucian Freíd y algunas representaciones inventadas como la del “pianista tocando a Debussy” o el “estudio de un escultor clásico”..

La exposición estará abierta hasta el 6 de Septiembre, pero para mas información, podéis hacer clic AQUÍ.

Sunday, July 20, 2008

Nuevos mosaicos en TIMES SQUARE




Últimamente Nueva York se esta esforzando en dar cabida a todo tipo de manifestaciones artísticas a lo largo y ancho de la ciudad. Aunque en esta ocasión, deberíamos decir a lo alto y bajo, ya que la ultima sorpresa se encuentra en la estación de metro de Times Square.

En total son 60 mosaicos bastante coloridos, que representan un enorme numero de personajes viviendo la famosa fiesta de Fin de Año tan típica en esta plaza de Nueva York. Casi todos los personajes que están bailando, con matasuegras, gorritos de fiesta, etc, se encuentran en las paredes del corredor que lleva de Times Square a la Terminal de Autobuses del Port Authority.

Su autora, JANE DICKSON (artista perteneciente a la Galería Marlborough), explicaba que lo que pretende es dar un poquito de alegría a todas las personas que van a trabajar por las mañanas, recorriendo a toda prisa estos túneles subterráneos. Dickson fue elegida entre mas de 30 artistas que presentaron sus propuestas para este proyecto de la MTA. En los últimos 20 años, la MTA ha instalado en Nueva York mas de 200 proyectos artísticos, entre os que se incluye el mural que Roy Lichtenstein hizo para la estación de Times Square.

Wednesday, July 16, 2008

"5 POINTZ", PARAISO DEL GRAFFITI






Que Nueva York está lleno de Graffiti no es ninguna noticia. Todos estamos acostumbrados a ver tags o piezas por las calles de mayor o menor valor. Pero lo que todavía mucha gente no sabe es que en un Rincon de Queens, se esconde un autentico paraíso para los artistas del spray. Buscando información sobre este “5 Pointz", que así se llama, me he topado con este fabuloso articulo escrito por PATRICIA YAGUE para SUBACUATICA. Esta tan bien explicado que, en lugar de reescribirlo, he decidido postearlo entero:

Este edificio recibe el nombre de 5 Pointz, nombre tomado en honor a los cinco “boroughs” de NYC: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. 5 Pointz empezó a funcionar bajo este nombre en el año 2001 cuando tomó cargo de su mantenimiento y gestión Jonathan Cohen, más conocido por Meres. No obstante la historia de este edificio se remonta unos cuantos años atrás, a mediados de los anos 90, cuando Pat DiLillo, encargado de eliminar Graffitis en los establecimientos que así se lo requerían, se dio cuenta de la perdida que suponía para el mundo del arte en general eliminar estas piezas de arte urbano. Así decidió pedir “prestadas” al dueño algunas de las fachadas cuya limpieza le había sido encomendada para permitir a los artistas del Graffiti poder terminar sus obras e incluso desarrollar proyectos que pudiesen ser conservados. De este modo los artistas adquirían espacios donde pintar y el edificio prestigio y publicidad al convertirse en uno de los centros principales de peregrinaje del mundo Graffiti en la ciudad. Nace así “The Phun Factory”, un proyecto que duró un total de 6 años, de 1994 a 2001, año en el que tras una disputa con el dueño del edificio, Pat DiLillo decide dar por terminado y cerrar un proyecto que llegó a recibir una media de 20 chavales por semana en invierno y de 100 a 150 en verano. Es en ese año cuando Meres toma el cargo y así se inician una serie de cambios. En primer lugar el espacio cambia de nombre y pasa a llamarse 5Pointz. La selección de artistas también se ve afectada; Meres, con 20 años pintando en las calles neoyorquinas, atrae a un tipo diferente de artistas y público que Pat, que no pertenecía a la escena artística sino que actuaba como mero mecenas.

Por otro lado Meres llega a diferentes acuerdos con el dueño del edificio para la adquisición total de todas las fachadas, de arriba a abajo, y no solo de una parte, dando así mayor cobijo a un mayor numero de artistas. Las cosas no son fáciles a pesar de todo, pues algunos de los propietarios de los loft interiores, artistas en su gran mayoría, sorprendentemente, están descontentos con las pintadas y empiezan una serie de disputas, con policía incluida, y por unos meses el proyecto vuelve a pararse. Después de 6 meses de parón, acuerdos y dolores de cabeza, Meres decide retomar el edificio y convertirlo en el proyecto que es hoy en día.

Y, ¿en qué consiste exactamente el proyecto 5Pointz? Entre otras cosas el proyecto reúne a una media de 15 a 20 chavales que cada domingo, de 12 a 3 de la tarde se acercan allí a aprender nuevas técnicas con el aerosol a la vez que ayudan a Meres a reconstruir todo el espacio, repintando fachadas, limpiando antiguas pinturas, vigilando la zona… La duración total de estas clases es de cuatro semanas y luego los chavales rotan y se unen al grupo nuevos alumnos. Los más aventajados tendrán un lugar especial en futuros proyectos con Meres. Por otra parte está la oportunidad de pintar allí para cualquiera que así lo solicite. Esa es una de las normas en este edificio, todo el mundo está invitado siempre y cuando pida permiso, si alguien empieza a pintar y no ha obtenido el consentimiento de Meres, el Graffiti será borrado inmediatamente.

En verano se organizan barbacoas y se instala un suelo de linóleo para bailar breakdance, y algunos de los más reconocidos escritores de Graffiti vienen a firmar libros y a estar con los chavales. Aquí viene gente de toda Nueva York y no solo de allí sino también de Holanda, Louisiana, California… Cada vez más este lugar va adquiriendo prestigio y revistas como Glamour o grandes firmas como H&M han empezado a introducir en sus páginas artículos sobre él o a incluirlo en sus catálogos como fondo. A su vez, 5Pointz se encuentra a apenas tres pasos del P.S.1, hermana rebelde del Museum of Modern Art (MoMA), donde van a parar las obras mas vanguardistas del famoso museo. 5Pointz está negociando organizar exposiciones con las obras más emblemáticas del edificio y así dar un mayor respaldo informativo a toda la gente que está contribuyendo a que este proyecto sea algo pionero y emblemático dentro de la escena Graffiti.

Fotos de FRAUDWASTEABUSE y OTHERTHINGS

CLOSE UPS de MARTIN SCHOELLER



Close Ups es un interesantísimo proyecto del fotógrafo alemán Martin Schoeller. Todas las semanas, Schoeller es llamado para retratar conocidas personalidades de muy diferentes ámbitos, desde Britney Spears al ex presidente Bill Clinton. En los últimos siete años de su vida, ha recopilado multitud de estos primerísimo planos, a los cuales llama “Big Heads” (Cabezas Grandes) y ahora, los presenta en un libro y también, en un hipnótico video de visionado gratuito.

La sucesión de estos primeros planos de gente conocida, mezclada con gente totalmente anónima, hace que el espectador juegue a tratar de adivinar lo que hay en la mente del personaje retratado. Un autentico ejercicio psicológico de exploración del hombre, que desvela ideas y sentimientos al ritmo de una repetitiva música.

Haz clic AQUÍ para ver el video.

Haz clic AQUÍ para saber mas sobre este genial fotógrafo.

Una Exposicion: NEW YORK TIMES; DOS PINTORAS, UNA CIUDAD




FOTOALEPH nos presenta, atraves de internet, la exposición de pinturas “New York times. Two painters, one city".

Dos pintoras, Jennifer Fairbanks (Kentucky) y Amaya Gurpide (Navarra), nos dan en forma de óleos e ilustraciones su visión de la ciudad de Nueva York, casi como si se tratara de dos impresionistas francesas de principios del s.XX. Y nos la dan mostrándonos a dúo un enfoque directo, fresco y muy personal de los paisajes y gentes con que se van topando por sus calles.

Son capturas de momentos efímeros, en una ciudad que cambia a diario. Conjunciones de luces, colores, rincones y ambientes que el azar quiso que se produjeran en cierto instante y que nunca volverán a repetirse en el caótico devenir de la gran ciudad. Pero ahí están. Ahí han quedado atrapados para siempre gracias a la aguda percepción plástica de estas dos jóvenes pero veteranas pintoras, para placer de nuestros ojos.

Para ver todo el conjunto de obras, click AQUI.

Tuesday, July 15, 2008

Una Foto: SPACE INVADER



Hace un par de semanas paseando en coche por Chelsea (NY), descubrí uno de esos deliciosos mosaicos del británico SPACE INVADER. La verdad es que es divertido eso de ir mirando por la ciudad en busca de alguno de estos personajes. Os animo a que hagáis lo mismo y si encontráis algún “invasor” mandadme la foto y la colgaré en este blog.

JAN HENDRIX diseña ESTAMPA



Como todos los años en torno a estas fechas ESTAMPA, el salón internacional del grabado y las ediciones de arte contemporáneo que cada otoño se celebra en Madrid, presenta la que será su imagen durante el próximo evento. En esta ocasión, el artista seleccionado para realizarla ha sido JAN HENDRIX (Maasbre, 1949), un creador holandés afincado en México cuya obra gráfica goza de gran reconocimiento a nivel internacional. Además de diseñar el cartel del evento, igual que todos los años, podrá verse el trabajo del artista dentro de una pequeña exposición individual en la feria, donde podremos disfrutar de su producción más reciente.

La obra del holandés se caracteriza por su profundo estudio y pasión por la naturaleza. Sus imagenes parten del tradicional género del paisaje, pero Hendrix acota los detalles de troncos, ramas, tallos o flores, mostrándonos un universo vegetal practicamente abstracto. La pieza seleccionada como imagen oficial de la feria nos muestra en detalle varios tallos espinosos, cuya armónica disposición llama en seguida la atención por su delicada y cruda belleza.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...